6

Ответ на пост «От Казимира Малевича до Павла Филонова:10 знаковых работ русского авангарда, которые вы не забудете»

Ответ на пост «От Казимира Малевича до Павла Филонова:10 знаковых работ русского авангарда, которые вы не забудете»
Показать полностью 1
7

От Казимира Малевича до Павла Филонова:10 знаковых работ русского авангарда, которые вы не забудете

А.Родченко, Плакат

А.Родченко, Плакат

Авторитет русского авангарда 20-х годов прошлого века для большинства экспертов превосходит немецкий Баухаус и голландский Де Стейл. Спустя десятилетия творцы той сложной эпохи добились мирового признания. Им ставят памятники, о них пишут книги и снимают кино, их произведения представлены в крупнейших музеях мира, а стоимость их работ на популярных международных аукционах бьют все рекорды. Уникальные приемы работы с объемами и пространством, используемые материалы, а главное — идеи, повлияли на стиль работы таких мастеров современности, как Норман Фостер, Заха Хадид и Стивен Холм.

Русский авангард – это не просто направление в искусстве, это точка максимального напрежения, это радикальный перелом в сознании, это целый вихрь новаторских идей, страстей и экспериментов, который захлестнул Россию в начале XX века. В этот период времени авангард (франц. avantgardisme, от avant-garde - передовой отряд) придал мировой культуре невиданную до сели творческую свободу и живую остроту необычных, визуальных образов, абсолютно несовместимых со взглядами академической живописи.

Казимир Малевич, Василий Кандинский, Марк Шагал, Сергей Калмыков, Владимир Татлин, Наталья Гончарова, Эль Лисицкий, Илья Чашник, Александр Волков, Павел Филонов—значимые имена в истории становления русского авангарда, каждый со своим неповторимым стилем и мировосприятием, все они жили и творили в одно время, создавая новый, революционный язык искусства в сложный период бурных социальных и культурных перемен, полных противоречий и надежд, мечтая превратить художественное искусство в важнейшую часть жизни новой страны. Художник Калмыков говорил: «Мир болен. И нет ничего удивительного в том, что только художники могут привести мир к спасению».

Сегодня, когда мы смотрим на работы этих талантливых художников, мы видим диалог между разумом и чувством, между универсальным и индивидуальным, между холодной логикой и горячей интуицией. И в этом диалоге рождается новое понимание искусства, где каждый художник, следовавший своему уникальному пути, обогатил наш мир своим неповторимым видением окружающего мира.

В этой статье мы вспомним самые яркие, самые необычные и, безусловно, самые запоминающиеся работы этих талантливых художников-авангардистов.

Казимир Малевич «Черный квадрат» 1915

Казимир Малевич «Черный квадрат» 1915

Казимир Малевич «Черный квадрат» 1915

Когда мы слышим "Черный квадрат Малевича", в голове сразу возникает образ. Простой, лаконичный, черный квадрат на белом фоне. Но за этой кажущейся простотой геометрической фигуры скрывается глубокий философский смысл, который заложил в него автор. Черный цвет для художника стал не просто полным отсутствием света. Это был цвет абсолюта, цвет бесконечности, цвет всего сущего и несущего. Квадрат же – самая простая и устойчивая форма, символ гармонии и порядка. Соединив их, Малевич создал образ, который мог бы стать отправной точкой для бесконечного множества других форм и идей.  Это точка стала отсчетом для нового искусства, которое Малевич назвал супрематизмом (от лат. supremus – «высший»). Он хотел освободить живопись от всего лишнего: от изображения реальных предметов, от эмоций, от повествования. Его целью было достичь "чистой живописной формы", выразить саму суть, первооснову. Своим творчеством он разрушил привычные представления о том, какой должна быть картина. Вместо узнаваемых образов – абстракция. Вместо красоты в традиционном понимании – простота и лаконичность. Но именно в этой простоте и заключалась его сила.

«Чёрный квадрат» в экспозиции выставки «0.10» 1915

«Чёрный квадрат» в экспозиции выставки «0.10» 1915

Малевич, конечно, был не первый, кто изобразил черный квадрат, до него это сделали: Роберт Фладд «Великая тьма» в 1617 г., Пол Билход «Ночная драка негров в подвале» 1882 г., Альфонс Алле «Битва негров в пещере глубокой ночью» 1893 г.  И хотя мне кажется, что вгонять художников, как говорил мой любимый автор Барнет Ньюман, в какие-то жёсткие рамки и ставить на него штампы не стоит, но действительно очень многие идеи друг у друга перенимали просто потому, что жили этим, идеи, так сказать, витали в воздухе, они не принадлежали кому-то одному.

Василий Кандинский «Композиция VII» 1913

Василий Кандинский «Композиция VII» 1913

Василий Кандинский «Композиция VII» 1913

Произведение имеет внушительные размеры (200,6×302,2 см), работа над картинной далась художнику особенно сложно, большая часть 1913 года, была посвящена ее созданию. Писать картину он начал с центра левого края полотна, так сказать с ее ядра, с ее сердцевины, диаметрально противоположными цветами, различными формами и линиями. Стандартного названия у картины нет, так как автор считал ее более сложной-композиционной.

На первый взгляд, "Композиция VII" может показаться хаосом. Но приглядевшись, мы начинаем различать динамичные линии, переплетающиеся формы и буйство красок. Здесь нет узнаваемых объектов, но есть ощущение движения, борьбы, гармонии и диссонанса. Кандинский мастерски использовал цвет как самостоятельный язык. Яркие, контрастные сочетания – красный, синий, желтый, зеленый – создают мощное эмоциональное воздействие. Геометрические и органические формы сливаются, трансформируются, создавая ощущение бесконечного движения. Круги, треугольники, спирали, волнистые линии – все это элементы, из которых художник строит свой визуальный мир. Кандинский верил, что искусство должно пробуждать в зрителе духовные переживания, подобно музыке. "Композиция VII" – это попытка визуализировать внутреннюю симфонию, где каждый цвет и форма играют свою роль в общей гармонии или диссонансе.

Марк Шагал «Над городом» 1918

Марк Шагал «Над городом» 1918

Марк Шагал «Над городом» 1918

Знаковая картина Марка Шагала.  В центре композиции – сам Шагал и его муза, его единственная и неповторимая Белла Розенфельд. Они парят над Витебском, родным городом художника, который здесь предстает не как обычное место, а как декорация для их невероятной истории. Марк и Белла, словно невесомые, летят над крышами домов. Их позы полны нежности и единения. Шагал обнимает Беллу, а она, кажется, полностью растворилась в его объятиях, ее взгляд устремлен вдаль, полный мечтательности. Это не просто полет, это полет души, полет любви, которая преодолевает все земные преграды. Город изображен в характерной для Шагала манере – немного наивной, но очень выразительной. Дома с красными крышами, церковь, забор – все это узнаваемые элементы, но они словно подчинены общей атмосфере действия. Город не статичен, он живет своей жизнью, но для влюбленных он лишь фон. «Над городом» – это не просто портрет влюбленных. Это манифест Шагала о силе любви, которая способна поднять человека над обыденностью, над земными заботами, над гравитацией. Это о том, как любовь дает крылья, как она позволяет видеть мир по-новому, как она превращает обыденное в чудесное.

Владимир Татлин "Натурщица" 1913

Владимир Татлин "Натурщица" 1913

Владимир Татлин "Натурщица" 1913

Данную работу Татлин выполнил на ряду с другими своими проектами для Третьяковской галерее в 1913 году. "Натурщица" – это не просто изображение женского тела.

Нам не видно ее лица, не понятна прическа, отсутствует классическая конфигурация тела, но это не главное, а главное в изображении это попытка уловить момент, запечатлеть внутреннее состояние, передать энергию и пластику. Татлин, будучи одним из пионеров конструктивизма, уже в своих ранних работах демонстрировал стремление к упрощению форм, к выделению главного, к поиску внутренней структуры. И в "Натурщице" мы видим это стремление в действии.
Важно помнить, что Татлин был художником-новатором. Даже в своих, казалось бы, более традиционных работах, он искал новые пути, новые способы выражения.

Сергей Калмыков «Изолированные видимые бесконечные прямые и их сочетание» 1920

Сергей Калмыков «Изолированные видимые бесконечные прямые и их сочетание» 1920

Сергей Калмыков «Изолированные видимые бесконечные прямые и их сочетание» 1920

«Изолированные видимые бесконечные прямые и их сочетание» является одной из ключевых теоретических и художественных работ Сергея Калмыкова.

«Авангард — это, прежде всего, реакция художественно-эстетического сознания на глобальный, еще не встречавшийся в истории человечества перелом в культурно-цивилизационных процессах, вызванный научно-техническим прогрессом последнего столетия». Именно поэтому художники так часто обращаются к науке – к ее логике, к ее открытиям, к ее способности объяснять невидимое. В этом слиянии науки и живописи рождается нечто большее, чем просто изображение: это попытка постичь гармонию Вселенной, увидеть ее в мельчайших деталях.
Калмыков, вдохновленный идеями немецкого физика и математика Германа Минковского о том, что пространство и время неразрывно связаны и образуют единое четырехмерное целое, перенес эту научную концепцию на холст. Черный фон – это, возможно, само пространство, а светлые линии – это пути, которые прокладывают объекты, движущиеся в этом пространстве-времени. Их усложнение и пересечение отражают многогранность и взаимосвязь событий, происходящих в этой единой реальности.
Насколько известно данный проект Сергей Иванович противопоставил супрематизму Казимира Малевича. Калмыков был не только художником, но и теоретиком искусства, после себя он оставил множество текстов, через которые мы можем научиться читать холсты Калмыкова. Подготавливая материалы к данной статье мне понравилось одно из высказываний о нем: « Он разрывал пространства и экспериментировал с плоскостями, будучи при этом рыцарем странного королевства, которого нет ни на одной карте мира. Калмыков - свидетель грез тех своих современников, кто существовал в одном (великом и страшном) времени, а мыслил и творил в другом».

Наталья Гончарова: "Велосипедист" 1913

Наталья Гончарова: "Велосипедист" 1913

Наталья Гончарова: "Велосипедист" 1913

В данной кубофутуристической (Кубофутуризм — авангардное направление в русском искусстве 1910-х годов, синтезировавшее принципы французского кубизма (дробление формы) и итальянского футуризма (культ движения, динамизм, урбанизм)) работе был выражен Ритм ХХ века.  Картина воплощает любимый футуристами мотив. Велосипедист словно растворяется в потоке цвета, его тело сливается с вращающимися колесами и размытыми линиями, создавая ощущение стремительного полета. Гончарова не стремится к фотографической точности, ее цель – передать внутреннее ощущение, эмоцию. Все в движении, разрозненные слова и рисунки — то, что мелькает в поле зрения велосипедиста, мчащегося с большой скоростью. Формы на картине упрощены, геометризированы. Круги колес, прямые линии спиц, угловатые формы тела – все это подчинено общей идее движения. Гончарова использует приемы, характерные для кубизма и футуризма, чтобы показать объект с разных точек зрения одновременно, передать его динамику. Мы видим не статичный образ, а процесс, мгновение, запечатленное в его развитии.

Эль Лисицкий «Клином красным бей белых» Плакат. 1920

Эль Лисицкий «Клином красным бей белых» Плакат. 1920

Эль Лисицкий «Клином красным бей белых» Плакат. 1920

В 1920 году, в период Гражданской войны, художник и теоретик авангарда Эль Лисицкий создал один из самых узнаваемых, агитационных плакатов того времени – "Клином красным бей белых".
На первый взгляд, композиция кажется простой, но при этом невероятно динамичной и выразительной. Центральное место занимает красный клин, пронзающий черное пространство. Этот клин – символ Красной Армии, революции, силы и решительности. Он не просто движется, он атакует, рассекая темноту, которая олицетворяет враждебные силы – "белых". Яркий, агрессивный красный (цвет свободы и пролитой крови) контрастирует с глубоким, мрачным черным. Этот контраст создает ощущение борьбы, напряжения и неизбежности победы. Белый цвет, который присутствует в тексте, символизирует противника, но его роль здесь второстепенна, он лишь фон для триумфа красного. "Клином красным бей белых". Слова написаны простым, рубленым шрифтом, который подчеркивает решительность и прямолинейность послания. Нет места сантиментам или сложным рассуждениям – только четкая команда к действию. Лисицкий был одним из пионеров конструктивизма, и этот плакат является ярким примером его новаторского подхода. Он отказался от традиционных форм и использовал геометрические фигуры, динамичные линии, а также сильные цветовые контрасты для создания максимально эффективного визуального призыва. Плакат "Клином красным бей белых" оказал огромное влияние на развитие графического дизайна и плакатного искусства, став образцом лаконичности, выразительности и функциональности.

Илья Чашник «Супрематическая композиция» 1923

Илья Чашник «Супрематическая композиция» 1923

Илья Чашник «Супрематическая композиция» 1923

В 1923 году Илья Чашник, один из ярких учеников и последователей Казимира Малевича, представил свою "Супрематическую композицию". В изображении мы видим сочетание простых геометрических фигур: прямоугольника, различных по длине и ширине линий, отрезков и круга. Они расположены на плоскости холста не хаотично, а в тщательно продуманном порядке, строгие по «невесомо-космической» компоновке форм. Цветовая палитра, сдержанная, но выразительная – основа композиции исполнена в черном цвете, дополняющие элементы в белом, красном и голубом цветах.
Важно понимать то, как эти элементы взаимодействуют. Чашник продумано создает ощущение движения и напряжения. Фигуры словно парят в пространстве, сталкиваются, отталкиваются, создавая динамическую игру. Это не статичное изображение, а скорее застывший момент мощного энергетического процесса.

Александр Волков «Гранатовая чайхана» 1924

Александр Волков «Гранатовая чайхана» 1924

Александр Волков «Гранатовая чайхана» 1924

Гранатовая чайхана изображает сцену в чайхане — традиционном восточном заведении для отдыха и общения. Центральные фигуры — трое мужчин, склонившихся вокруг чайника — воспринимаются почти как сакральная группа, напоминающая композиции религиозных триад. Персонажи представлены обобщённо, почти схематично. Их позы спокойны, они словно погружены в созерцание или неторопливую беседу. Лица лишены детальной проработки, что усиливает ощущение символичности происходящего. Художник сочетает элементы кубизма с иконной условностью, что добавляет ощущение мистической, почти культовой сцены. Основное впечатление создаёт насыщенная гранатово-красная гамма, которая доминирует в картине. Александр Волков, мастерски передает чувственное восприятие Востока: ароматы специй, витающие в воздухе, звуки восточной музыки, яркие краски тканей, вкус терпкого зеленого чая. Он создает ощущение погружения в иную реальность, — медитативную, жаркую, наполненную внутренним ритмом жизнь. Картина отражает синтез авангарда и национальных традиций, характерный для творчества Александра Волкова 1920-х годов.

Павел Филонов «Крестьянская семья» 1914

Павел Филонов «Крестьянская семья» 1914

Павел Филонов «Крестьянская семья» 1914

Картина Павла Филонова «Крестьянская семья», созданная в 1914 году, относится к раннему периоду творчества художника и отражает формирование его особого, аналитического стиля. Произведение посвящено теме крестьянской жизни, однако трактуется не в бытовом, а в философском и символическом ключе. Картина очень тяжелая для восприятия.

На полотне изображена группа людей — крестьянская семья, представленных фронтально, почти иконописно. Фигуры статичны, их позы скованы, лица напряжённые и суровые. Персонажи словно застыли, погружённые в тяжёлые раздумья. Взгляды направлены в пустоту или прямо на зрителя, что создаёт ощущение тревоги и внутреннего напряжения.

Фигуры намеренно деформированы: пропорции нарушены, тела угловаты, лица схематичны. Такая манера подчёркивает не индивидуальные черты, а обобщённый образ крестьянства как социального слоя. Художник стремится показать не внешнюю красоту, а внутреннее состояние людей, их тяжёлую судьбу, связанную с бедностью, трудом и бесправием.

Цветовая гамма картины сдержанная, преобладают тёмные, землистые и приглушённые тона — коричневые, серые, охристые. Эти цвета усиливают ощущение мрачности и безысходности. Пространство полотна кажется замкнутым и давящим, фигуры плотно сжаты, словно им тесно не только физически, но и духовно.

Картина «Крестьянская семья» отражает тревожную атмосферу предреволюционной России. Филонов показывает крестьян не как идиллических героев, а как носителей скрытого драматизма эпохи. Произведение воспринимается как символ надвигающихся социальных потрясений и глубокого кризиса традиционного уклада жизни.

Пионеры русского авангарда радикально изменили представления об искусстве, заложив основы абстракции, конструктивизма и современного дизайна. Их идеи оказали влияние на мировую культуру продолжая вдохновлять художников, архитекторов и теоретиков искусства. Русский авангард стал не только художественным направлением, но и философией нового видения мира

Показать полностью 11
Отличная работа, все прочитано!

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества